Onze filmes que tratam sobre a vida de pintores

Por Javier Bilbao


cena de Sede de viver, filme sobre a vida de Van Gogh


Talvez não soe um tal Ricciotto Canudo, mas seguramente terão escutado numa infinidade de ocasiões a expressão “sétima arte”. Pois bem, foi este crítico italiano quem criou o termo em 1911 com seu Manifesto das sete artes. Pintura, música, escultura, arquitetura, dança e literatura – essas eram as artes que o cânone ocidental havia distinguido tradicionalmente e com um olfato bastante aguçado Canudo viu precocemente que o cinema estava destinado a unir-se a elas. Mas não uma a mais, mas englobando-as. “Necessitamos do cinema para criar a arte total o que, desde sempre, teve todas as artes. A Sétima Arte concilia desta forma todas as demais”.

Não era nada demais o que planejava. Finalmente o cinema incluiu a música e desde então suas origens e raro é o filme que não precisa de uma trilha sonora; a dança ganhou presença a todo um gênero que com La La Land parece revitalizar-se e não obra literária minimamente relevante que não tenha sido adaptada para a grande tela. Da mesma maneira o cinema tem se aproveitado da beleza da arquitetura e da escultura se lembrarmos a diversidade de filmes que retrataram Nova York e sua Estátua da Liberdade – para citar apenas um exemplo. E o que dizer da pintura, se o próprio Canudo chamava os filmes “quadros em movimento”.

Os grandes artistas da pintura experimentaram e aprofundaram durante séculos suas percepções acerca da iluminação, da perspectiva, da postura em cena, da forma de expressar uma história apenas com imagens e ao chegar ao século XX os cineastas e diretores de fotografia roubaram esse diverso conhecimento sem o melhor reparo. Desde John Huston até David Lynch muitos diretores têm sido pintores e inclusive pintores destacados como Renoir tiveram filhos cineastas igualmente celebrados, como se isso fosse mesmo sua evolução natural.

Então, não é de estranhar que um grande número de pintores tenham ganhado uma biografia no cinema. A mais recente foi Cézanne e eu. E agora já citamos outros títulos memoráveis.

Painted fire, 2002. Jang Seung-eop é um aclamado pintor coreano do século XIX sobre o qual não tínhamos a mais remota ideia de sua existência até que este filme o deu a conhecer fora de suas fronteiras. A narrativa conta como começou sendo um menino órfão até ser adotado por um consumado pintor que lhe ensina todos os segredos de sua arte. A julgar pelo que vemos, no Oriente todos os mestres – sejam na pintura ou nas artes marciais – ensinam com a mesma solenidade e recorrem sempre à filosofia Zen: “numa pincelada há dez mil pinceladas, em dez mil pinceladas há uma pincelada”; “vê além da forma e pinta o significado”; “pega o pincel como se fosse um ovo, entre teus cinco dedos, e então a força vital percorrerá teu braço, de teu braço para tua mão, de tua mão para o pincel”. Uma curiosidade: o ator principal protagonizou um ano depois Old boy: dias de vingança.

Sede de viver, 1956. Um dos maiores mistérios policiais vistos envolvendo a história da arte, depois da morte de Pier Paolo Pasolini e do roubou da Monalisa, é talvez o de quem cortou a orelha de Van Gogh. Esta biografia se apropria da explicação até o momento oficial, a de que foi o próprio pintor num arrebatamento de loucura, embora já se considere que muito teve a ver com ele e seu amigo rival Paul Gauguin, que aqui foi encarnado por Anthony Quinn numa interpretação pela qual ganhou um Oscar. Mas além desse detalhe, o filme é muito fiel com a figura do artista cuja vida oscilou entre a devoção religiosa, o amor não correspondido, a instabilidade mental e a imperiosa necessidade de se expressar num estilo artístico genuinamente próprio.

Andrei Rublev, 1966. Nascido na segunda metade do século XIV, o pintor que dá título a este filme é o mais destacado gravurista russo, embora pouco seja conhecido de sua vida. Andrei Tarkovski encontrou nesse vazia uma oportunidade para dar asas à sua criatividade, de maneira que entre as cenas carregadas de lirismo com cavalos correndo livremente nos apresenta numa narrativa de mais três horas personagens que mergulham em longas elucubrações sobre a moral, a religião ou a arte. O resultado foi satisfatório inclusive para os críticos mais implacáveis. Um filme ideal para aqueles esteja mais interessado na arte sacra que em super-heróis.



Carrington: dias de paixão, 1995. O Círculo de Bloomsbury é muito fotogênico tanto pela relevância artística e intelectual de seus membros como pela época (contra) que viveram e pela irreverência de suas personalidades e ideais. Cinema de taças com aspirações. Dora Carrington não fez parte do núcleo irradiador mas teve sim uma longo e estreito vínculo com Lytton Strachey, e essa singular relação que marcou ambos é o centro de interesse deste filme.

Moulin Rouge, 1952. Poderia se dizer algo similar ao filme anterior sobre este filme de John Huston, apesar de que a época se distancie em poucos anos e círculos parisienses retratados se inclinassem mais do lado boêmio. O protagonista, Toulouse-Lautrec, frequentava com devoção esse hábitat em torno do célebre cabaré do bairro vermelho, embora ao mesmo tempo fosse capaz de observá-lo com a distância e a sutileza de quem intimamente sabia que não se encaixava em nenhuma parte.

Meu pé esquerdo, 1989. Muitos artistas e escritores estiveram marcados por alguma deficiência física ou psíquica, talvez por isso eles tenham visto o mundo de um ângulo original ou tenham sido impulsionados a encontrar um meio através do qual pudessem se expressar, onde pudessem reencontrar consigo. Em qualquer caso, os cineastas têm se interessado em retratar suas vidas, mostrando-nos das enormes dificuldades que os afrontaram ao reconhecimento profissional que obtiveram. É o caso de Christy Brownrit, pintor e poeta afetado por uma paralisia cerebral, cuja autobiografia foi adaptada para o cinema e permitiu a Daniel Day-Lewus ganhar o primeiro de seus três Oscar.

Sombras de Goya, 2006. Não há dúvida de que a surdez de Goya contribuiu para esse tormento interior que expressou tão bem em suas pinturas obscuras. A outra grande influência foram as excepcionais circunstâncias históricas nas quais viveu. As duas atraíram a atenção de Milos Forman para uma cinebiografia que por azar não alcançou a grandeza de Amadeus embora tenham seu interesse. Curiosamente o quadro pela metade da pintura que vemos na imagem é muito questionado sobre sua verdadeira autoria.

O moinho e a cruz, 2011. Vejam esta maravilha. Talvez já a conheçam mas sempre é boa ocasião voltar a contemplar A queda dos anjos rebeldes, um quadro de alguém que aprendeu de Bosco e captou sua essência. Não é a única obra de Pieter Brueguel o Velho a se considerar; há ainda O triunfo da morte... E muitas e muitas conhecidas pinturas que deixou para a posteridade. Censo em Belém, Torre de Babel... Este filme de corte experimental pretende mostrar o mesmo detalhismo em suas imagens, o que não pode se dizer é que brilhe por seus diálogos. Poderíamos resumi-la em como é contemplar um quadro durante uma hora e meia.

Sr. Turner. J. M. W. Turner é considerado de forma unânime pelos britânicos como o melhor pintor do seu país, mas com todo o reconhecimento que recebeu desde jovem e até a atualidade, não entrou no Olimpo dos biografados até no ano de 2014, quando estreou este filme dirigido por Mike Leigh. Diversos historiadores e especialistas, entre eles o diretor da Galeria Nacional de Arte Britânica elogiou o caráter de fidelidade da obra com a vida e a época quando viveu Turner.



Modigliane: paixão pela vida, 2004. Em seus apenas trinta e cinco anos de vida Modigliani se dedicou ao álcool, às mulheres e à pintura, com grandes conquistas nos três âmbitos. Uma trajetória com semelhante aura romântica não é de estranhar que fosse levada ao cinema duas vezes, a mais recente com Andy García como protagonista. A outra foi dirigida por Jaques Becker, autor de um dos melhores filmes sobre fugas de presídio jamais rodados, A um passo da liberdade.

Os amores de Picasso, 1996. A turbulenta vida sexual de Pablo Picasso, sua imensa popularidade como artista e sua vida na Paris ocupada pelos nazistas pareciam um tema ideal para ser abordado, especialmente se se contava com ninguém menos que Anthony Hopkins para encarná-lo. Talvez o problema tenha estado em James Ivory, que é correto como diretor mas um tanto frio. Por outro lado, como se diz, poucas vidas resistem se são examinadas de perto e é o que se passa em muitos dos anteriormente mencionados. Por algum estranho motivo esperamos sempre de nossos artistas e autores favoritos que sua personalidade e qualidade moral estejam a altura de seu talento, algo que raras vezes acontece. Ao menos e sempre nos ficará sua obra.

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Alguns dos melhores começos de romances

Uma entrevista inédita com Liev Tolstói

Água viva, de Clarice Lispector

Potnia, de Leonardo Chioda

Avenida Niévski, de Nikolai Gógol

A lista de leituras de Liev Tolstói

De Mário Peixoto, é preciso virar a página

A ignorância, de Milan Kundera

O romance perdido de Sylvia Plath

Boletim Letras 360º #236